Rafaela Medina: “Desafíos y oportunidades en mi camino musical”

546 vistas

La música tiene el poder de transformar vidas y conectar emociones de una manera única. Para Rafaela Medina, su viaje artístico comenzó de forma inesperada, pero se convirtió en una pasión ardiente que la llevó a explorar su talento como cantante y compositora. A través de desafíos y obstáculos, Medina ha encontrado la fuerza para superar las adversidades y utilizar su música como una herramienta para el crecimiento personal y la esperanza en tiempos mejores. En esta entrevista exclusiva, exploraremos los inicios de Medina en la música, los desafíos que ha enfrentado como artista y cómo su canción «Serena Morena» representa su deseo de crecimiento y de tiempos mejores. Acompáñanos en este viaje inspirador a través de la carrera de Rafaela Medina.

Medina se sumergió en el mundo de la música a los 16 años aproximadamente. Aunque inicialmente estudió violín, su amor por el canto y la poesía siempre estuvo presente. Estudié violín durante unos dos o tres años en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, específica. Después de una lesión en el brazo que la alejó del violín, Medina decidió tomar clases de canto y explorar nuevas formas de expresión. Este fue el punto de inflexión que la llevó a descubrir su pasión por componer canciones y dar vida a su proyecto musical. Con determinación y entusiasmo, ella ha evolucionado como artista y ha encontrado en la música una forma de comunicar sus emociones más profundas.

La compositora menciona varios desafíos que ha enfrentado en su carrera musical. Uno de ellos fue comenzar a tocar el violín a una edad relativamente tardía, lo que le hizo sentir presión al compararse con otros músicos que habían empezado a una edad más temprana. Otro desafío ha sido la falta de recursos, ya que los recursos limitados dificultan la producción y realización de proyectos musicales. El tema de recursos, por ejemplo, es un factor fuerte, porque cuando no tienes recursos es más limitante, explica. Además, como madre, ha tenido que lidiar con responsabilidades adicionales y encontrar un equilibrio entre la maternidad y su carrera artística. Sin embargo, ha aprendido a aceptar y valorar su propio proceso, reconociendo la importancia de la paciencia y la necesidad de esperar los tiempos adecuados. Esta experiencia la ha ayudado a crecer personalmente y a entender que los proyectos y los sueños requieren tiempo y dedicación.

 

“Dentro de todos esos desafíos ha sido chévere entender que al igual que los niños, los proyectos también se gestan, por lo que es imposible que un proyecto salga de una corriendo”.

Rafaela Medina

 

La entrevistada habla sobre su canción «Serena Morena» y cómo surgió después de tomar una decisión personal que trajo muchos cambios a su vida. La canción representa un nuevo comienzo y un renacer. El título, por otro lado, deriva de un apodo cariñoso que solía recibir de un amigo. En sí, la letra de la canción transmite un mensaje de tranquilidad, fortaleza y empoderamiento, por lo que captura a la perfección la esencia de renacer y encontrar la calma en medio de las dificultades. La letra hace alusión de que hay que estar tranquilos, de que todo está bien, el tiempo es sabio, nos cura y nunca más vamos a callar nuestra voz, sino más bien a tomar fuerza y volar, dice. 

 

Para la producción de la canción, trabajó con un talentoso productor y se involucró activamente en la creación del video musical, asumiendo responsabilidades con la escenografía, el vestuario y el maquillaje. Ser músico independiente le ha permitido tomar decisiones y acciones en su proyecto, incluso en aspectos como la portada y los detalles del diseño. Cada elemento del video y la canción tiene un significado personal para ella, reflejando su proceso de toma de decisiones y de salir adelante. «Serena Morena» es una canción especial que representa la capacidad de tomar decisiones y asumirlas con valentía.

La canción «Serena Morena» ha sido un hito importante en la carrera de Rafaela Medina. Después de componerla, Rafaela se embarcó en un proceso de producción para llevar la canción al siguiente nivel. La grabación tuvo lugar en la residencia de la Universidad de las Artes, donde trabajó con el talentoso productor Toño Cepeda. Su colaboración resultó en una versión final de la canción que capturó la esencia y el mensaje que Rafaela quería transmitir. Medina comenta que en el proceso hubo cambios sonoros, como ajustes en la guitarra y en la melodía del violín al final. Además, para ella fue una experiencia enriquecedora debido a que el productor comprendió el mensaje de la canción. A pesar de que la composición tiene elementos folklóricos, ella quería evitar que sonara tradicional y buscaba transmitir su personalidad, que combina la música tradicional con influencias más citadinas como el rock y la electrónica. Es por eso que se incorporaron sintetizadores para lograr ese equilibrio. 

En cuanto al video musical, se inspiró en la estética de un artista que utiliza cuartos oscuros y telas colgantes para transmitir una sensación introspectiva. Quería que las telas proporcionaran movimiento y expresaran la libertad y el caos de la última parte de la canción. El vestuario también fue elegido con cuidado, utilizando faldas de tul para crear una sensación mágica y etérea, y combinando colores como el turquesa y el amarillo para transmitir una imagen guerrera. Los gestos en el video, como lanzar una flecha al cielo, representan la fortaleza que se experimenta al tomar decisiones  importantes en la vida. 

Durante la residencia y el trabajo con el productor Toño Cepeda, Medina experimentó un cambio en su enfoque musical. Antes de esta experiencia, no había utilizado sintetizadores en su música, pero después de trabajar con Toño, descubrió el potencial creativo de estos instrumentos y decidió incorporarlos en sus composiciones. Esta nueva perspectiva le hizo darse cuenta de que la expresión y la transmisión de emociones son aspectos fundamentales en la música. Aunque valora la complejidad técnica como una forma de enriquecer su trabajo, también reconoce la importancia de la autenticidad y la capacidad de conectar con el público a través de la música. Asimismo, este proceso le ayudó a fortalecer su identidad artística y a sentirse más segura en su enfoque musical. Trabajar con Toño y tener acceso a un estudio profesional también le permitió explorar y expandir su conocimiento musical. En general, esta experiencia de residencia y colaboración fue clave para su crecimiento como artista, donde encuentra un equilibrio entre la complejidad técnica y la expresión emocional en su música.

Entre sus gustos musicales están el pop, el rock, la electrónica y el folklore. Destaca que ha encontrado inspiración en la cantante noruega Aurora, cuya música combina elementos pop y sintetizadores, además de tener una producción vocal rica y melodías introspectivas. Aurora se ha convertido en su mayor referente musical debido a su autenticidad y la conexión emocional que siente al escuchar su música. También menciona a Julieta Venegas como otro referente que le gusta. Aunque tiene diversos referentes, considera que Aurora es quien más la inspira y le ha ayudado a aceptarse a sí misma y a buscar la incorporación de sintetizadores y voces en sus propias canciones. 

Las canciones de la artista están subidas en diferentes plataformas de música como Spotify, YouTube y Apple Music. Una de ellas es «Vientre«, que grabó cuando vivía en Otavalo y tiene un sonido más tradicional. Luego menciona «Cuando el silencio se rompe«, que considera una canción intermedia. También destaca «Un pez en tu mano«, que surgió de un sueño y busca tener una sonoridad onírica, con sintetizadores y efectos vocales. No obstante, también comenta que tiene más canciones que aún no han sido grabadas y forman parte de su banda. Aparte de su proyecto personal, tiene otro proyecto llamado UPA, enfocado en música para bebés y conciertos infantiles.

Es de destacar la importancia que tiene su proyecto musical personal, donde escribe canciones desde sus experiencias personales con la intención de sanar y conectar con la audiencia, como del proyecto UPA, que está focalizado en la maternidad. Ambos proyectos son significativos para ella desde enfoques diferentes: la banda es una expresión personal de empoderamiento y liberación, mientras que UPA está orientado hacia lo terapéutico y al servicio con otras mujeres. Visualiza en un futuro ir expandiéndose hacia actividades constantes, como talleres y clases prenatales, para esto tiene previsto, con el tiempo, establecer su propio espacio o centro para ofrecer estas actividades de manera constante.

Medina nos dice que a veces experimenta momentos de gran inspiración en los que es capaz de componer muchas canciones, mientras que en otros momentos se siente bloqueada y no tiene el deseo de componer. Sin embargo, destaca la libertad que encuentra al ser una música popular y cantautora, ya que puede responder a su necesidad personal de manera más flexible. Aunque no siempre está inspirada, mantiene una rutina constante de estudio, ejercicios de canto y lectura. Cuando la inspiración llega, aprovecha para escribir letras y componer canciones. De la misma manera, comparte con nosotros que su estilo de vida, en el que tiene interés en lo místico y espiritual, le permite conectar con su lado más profundo y sostener la inspiración desde ese lugar. 

Para concluir, Rafaela Medina expresa que sus metas y proyecciones futuras incluyen sostener su proyecto musical, así como seguir produciendo sus canciones y tener más presentaciones en escenarios más grandes, como festivales. En cuanto a colaboraciones, le gustaría experimentar con músicos de otros lugares y explorar diferentes sonoridades, como la música celta. Su interés está enfocado en continuar activa con conciertos y en el proyecto UPA, brindando clases y actividades para bebés y mujeres embarazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Dato importante!

 

¿Eres artista independiente?

¿Te gustaría ser parte del blog?

Contáctanos y cuéntanos de ti, escríbenos a bl**@***********rg.ec

 

 

 

 

 

Martin Torres y la combinación de dos pasiones

966 vistas

 

El arte es tan diverso y magnífico en cualquiera de sus ramas, por lo que pertenecer a una sola variante es prácticamente imposible, Martin Torres es la prueba de ello. Es escritor de novela, relato y cuento, pero también se destaca por sus aptitudes musicales. En la entrevista realizada de forma virtual, nos comenta sus inicios, procesos y proyectos referentes a la literatura y la música.

De modo general, Torres se define como una persona que escribe y que dice muchas cosas. Con la mirada perdida en el cielo raso de la habitación, menciona que el ejercicio de la escritura empezó aproximadamente a sus 14 años, cuando iba en segundo curso de colegio. Surgió a través del gusto por escuchar música y anotar las frases de las canciones. Más adelante comenzó a escribir ideas sueltas que se iban convirtiendo en textos. Fue un proceso natural, escribir algo y guardarlo, pensando que tal vez me iba a servir después.

El escritor cuenta que unos de sus profesores y gran amigo, Juan Carlos González, fue el que lo motivó a publicar sus textos. Así que los recopiló y trabajó bajo unas cuantas sugerencias que él le hizo, luego de eso se encargó de enviar el manuscrito a un par de editoriales. Una de ellas me contestó y me dijo que debería pasar por ahí para conversar. La gente linda del Conejo dijo que me querían publicar y que les parecía interesante mi trabajo. Torres entendió lo que era ser un escritor y lo que este hacía a la edad de 18 años, cuando publicó su primer libro de relatos, “El síndrome de mi entropía”. En 2015, con la misma editorial sacó “Ciudad de concreto” y en 2019, ganó el premio Luis Félix López con “Pequeña enciclopedia de seres incompletos, este libro de cuento fue publicado bajo el sello de la Casa de la Cultura.

Me gusta transmitir exactamente lo que me estoy imaginando, a través de las ideas y de la forma en cómo suenan las palabras, hago que veas lo que yo tengo en la cabeza. Desde su perspectiva, él menciona que un escritor puede crear y manipular todo un mundo de sucesos y, hacer que las personas reflexionen sobre un tema. Para eso es necesario que el autor tenga un conocimiento amplio de muchas cosas, del mismo modo debe saber mirar y escuchar, ya que así puede transmitir y conmover por medio de la escritura.

“La literatura moldea un montón de cosas de nuestro mundo real, las palabras y las ideas tienen una intención, están vivas”.

Martin Torres

Según Torres, con la inspiración se puede llegar a revelaciones importantes para la construcción de la trama. Es el motor para producir ideas y darle forma a un texto. Sin embargo, es algo que no dura para siempre y cuando se acaba lo principal es sentarse a escribir, con o sin inspiración hay que dejar que todo fluya. En este caso la práctica agiliza el proceso creativo y de ese modo se puede concluir con los proyectos previstos, de otra forma la página estaría en blanco por mucho tiempo. La escritura es como quererse: no tiene horario, ni fecha en el calendario.

Por eso, su principal consejo a los escritores que recién inician en todo este mundo, es que nunca dejen de escribir y que se quiten el miedo de enseñar su trabajo, luego menciona que es necesario revisar el texto y pulir lo que haga falta. Debes preguntarte qué es lo que quieres alcanzar de esto y dar la cara, publica en redes sociales, plataformas o blogs. Donde sea, pero hazlo sin miedo porque siempre tendrás un público.

 

<strong><span style="font-family: Georgia, Palatino;">Fragmento de «Museo»</span></strong>

«Buenas tardes, mi nombre es José Gamboa y seré su custodio en el recorrido de hoy. Al reverso de su boleto pueden encontrar las indicaciones básicas, pero estaré gustoso de recordárselas ahora. En todo momento, los visitantes deben permanecer dentro de los límites marcados en el piso por la línea amarilla. Está prohibido tocar las piezas, con excepción de aquellas que lo indiquen de forma expresa. En caso de duda, siéntanse libres de preguntarme o interrumpir la exposición. Los baños están habilitados y debidamente señalados a la izquierda y a la derecha. Después de esta breve presentación, se dará un espacio de cinco minutos para que, quienes deseen hacerlo, puedan utilizar las instalaciones sanitarias. Después de ello, no se harán pausas por ningún motivo, así que, si se quedan detrás, tomen en cuenta que no se repetirá ninguna parte de la exposición».

 Encuentra el cuento completo aquí

 

Entre sus referentes literarios están Borges, Onetti, Kafka, Pablo Palacios, Clarice Lispector, entre muchos más. Cada uno tiene su propio estilo y son grandes en el campo de la literatura. Del libro de Shari Lapena “the couple next door”, por ejemplo, aprendió a implementar ciertos momentos de tensión en los personajes para introducir al narrador en los pensamientos. Torres explica que más que referentes son recomendaciones, porque dependiendo del tópico a tratar hay una gran variedad de libros y escritores que ofrecen técnicas e información. Pero, no es el único recurso que existe, ya que también están las películas, podcast, canciones, etc. He encontrado mucha poesía en las letras del black metal y del death metal. Es más fácil guiarse en la literatura si es que tienes el referente.

Al igual que la música, el cine, danza y las demás representaciones artísticas, la literatura precisa una mayor visibilidad a nivel nacional. La industria editorial necesita reinventarse y ampliarse más. Así como las personas necesitan comprar libros y conocer a sus escritores. Para que se difunda el arte ecuatoriano hace falta crear espacios y dejar a un lado el pensamiento de que leer es solo para cierto tipo de personas que tienen buen gusto, es un prejuicio que hay que ir eliminando. Torres expresa con efusividad que quiere ser leído por muchos y por eso las personas deben involucrarse más en las actividades literarias. Tanto los escritores como los lectores son parte de esta acción, es un hecho colectivo que requiere la ayuda de todos.

En el mes de septiembre, Torres publicó «Fragmentos de un Dios» bajo el sello editorial de Alectrión, en este libro se narra una distopía enmarcada en la ciencia ficción y el género negro; sin duda alguna, es un libro que invita al lector a estar atento de cada palabra para, de ese modo, poder descifrar de apoco los fragmentos de su misterio. También, el novelista habla de sus futuros proyectos con determinación y alegría, más adelante, tiene pensado publicar de manera independiente una novela corta, basada en los versos del poeta Juan Suárez, el texto se titularía “Clamor de los campanarios”. Aspira crear varias estructuras narrativas que converjan y que formen una paradoja de espacio y tiempo. Del mismo modo, tiene planeado escribir una novela que gire en torno al marketing político y los problemas cotidianos a los que se enfrentan estas personas mientras tienen que afrontar un hecho totalmente inesperado.

Por otro lado, hablando de sus aficiones con la música, menciona que fue un suceso totalmente diferente. Si algo caracteriza a Martin Torres es que le gusta experimentar y sus primeras interacciones musicales de forma consciente fueron con temas de Black Sabbath, un disco de Gorillaz comprado por error y música de Guns N’ Roses. Cada melodía fue un nuevo descubrimiento que le hacía cuestionarse el impacto que tenía en él la diversidad de géneros musicales y lo ayudaba a formar un criterio objetivo. La música es rara, tiene que ver con la idea del ritmo, del pulso y de cómo transmites cosas en un formato que no puedes ver. En la actualidad su Spotify tiene reproducciones de Molotov, Legendary, cumbias amazónicas y colombianas, álbumes de hip-hop, jazz, reggaetón y la lista continúa.

“Escucho un montón de cosas distintas y he llegado a la conclusión de que no hay música mala. Puedes consumir lo que sea y aprender de lo que sea. No porque escuches uno u otro género musical eres mejor que los demás. El prejuicio no deja ver eso”.

Martin Torres

Su trayectoria musical está marcada por la guitarra acústica, la escritura de letras y la interpretación vocal. Ha tocado con varias personas y bandas en diferentes géneros como por ejemplo una banda de thrash llamada Uropsis, también estuvo en Perimetral y ahora se encuentra tocando en Gemelo Polar, Black Mama y PorLoPronto junto a Yolanda Albornoz. Esta última agrupación tiene como base un dúo, aunque es visto al mismo tiempo como un proyecto colectivo de integrantes móviles. El motivo de esto es porque dependiendo de las necesidades de los temas van incorporando artistas que apoyen con los diferentes instrumentos.

Torres cuenta que el nombre nació porque es una frase que se utiliza en el día a día. Siempre estamos diciendo eso en la vida cuando estamos haciendo algo. Es un nombre que implica que está suspendido, pero que no ha acabado, está ahí y en algún momento va a seguir. Tiene relación con el tiempo que estuvo fuera del país por una maestría y el hecho de pertenecer a Perimetral. Sin embargo, en su estadía en México perteneció a una banda que hacía covers acústicos y a su regreso a Ecuador trajo consigo aquella idea, de ahí surgió PorLoPronto. Hasta el momento cuentan con una música en Spotify y un lyric video en YouTube de su sencillo “No falta mucho”. Y, en su cuenta de Instagram, tienen videos de los ensayos en donde interpretan canciones como “Rolling in the deep” de Adele.

Les gusta interpretar géneros variados, van desde el funk rock hasta el reggae y el hip-hop. Nos gusta fusionar géneros y utilizar recursos que compaginen. Si sale y nos gusta se queda, y si no buscamos otros recursos. Torres habla de que “No falta mucho” fue creada bajo un formato lo-fi con arreglos de guitarra y de batería, además de una vocalización tipo R & B. Por último, nos cuenta que están trabajando en su próximo tema titulado “Calaberas PLP”, con el productor Juan Carlos Dueñas.

 

 

 

 

 


¡Dato importante!

¿Eres artista independiente?

¿Te gustaría ser parte del blog?

Contáctanos y cuéntanos de ti, escríbenos a bl**@***********rg.ec

Mariuxi Bermeo y la técnica del «hand poke»

709 vistas

Mariuxi Bermeo es artista corporal, lleva aproximadamente dos años realizando tatuajes a mano, técnica conocida como “hand poke” o “stick and poke”. Durante la entrevista nos comenta que estudia artes visuales en la Universidad de las Artes porque desde muy pequeña se ha sentido atraída al dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y a todo lo artesanal. Se considera una persona autodidacta y empírica, ha adquirido muchos conocimientos artísticos a lo largo de su vida y luego los ha ido afianzando con sus estudios universitarios.

Su interés por los tatuajes está arraigado a su niñez, sin embargo, su inclinación por el «hand poke» inició en 2015. Por medio de redes sociales descubrió a una artista inglesa, Grace Neutral, que realizaba tatuajes a mano y empezó a investigar todo sobre esa técnica. Revisaba el trabajo de otras personas, leía, preguntaba, practicaba y tomaba ciertas cosas que me servían del tatuaje a máquina, porque no había mucha información sobre el «hand poke». Su inicio como tatuadora fue impulsado por una situación personal difícil, Bermeo cuenta que llegó a un punto en el que no conectaba con sus otras pasiones artísticas y se vio en la necesidad de buscar una nueva forma de expresarse. Tatuar, para ella, fue como un distractor de lo que sucedía en su vida.

Bermeo siente que tatuar es un ritual, ya sea con máquina o a mano y, aunque ha experimentado estas dos técnicas, ella prefiere el «hand poke». Nos explica que es una técnica menos dolorosa y que cicatriza más rápido, es una buena opción para las personas que quieren realizarse un tatuaje por primera vez. No obstante, por ser un trabajo minucioso se lleva más tiempo de realización. Esto no es para todos, yo tengo la paciencia para estar punto por punto y los clientes que me buscan tienen la paciencia para aguantar sesiones de seis o siete horas. El mínimo de tiempo que suele pedir a sus clientes para una sesión, si es algo pequeño y sencillo, son 3 horas sin considerar la preparación que se lleva otra hora más.

 

“El trabajo a mano es una experiencia totalmente diferente, no solo para el que se tatuó, sino también para el tatuador”.

Mariuxi Bermeo

 

Su referente sin duda alguna es Grace Neutral, pero también visualiza el trabajo de artistas rusos que hacen sombras y realismo con el estilo del puntillismo, es arte que la inspira a seguir mejorando su técnica. Según Bermeo el «hand poke» está estigmatizado y existe la creencia de que su acabado final es inconsistente y descuidado, ella quiere cambiar ese pensamiento y demostrar que los tatuajes a manos pueden tener una apariencia igual de hermosa y prolija que los que están hechos a máquina. Por ahora ella expresa que aún no tiene un estilo definido, siente que es muy poco tiempo para decir lo contrario. Pero, quiere alejarse del trabajo de líneas y encaminarse hacia el puntillismo por la agilidad que este le brinda.

Lo que más le gusta a Mariuxi cuando realiza un tatuaje es ver el resultado final y la expresión de apreciación que tiene la otra persona hacia su trabajo. Ella menciona que en algunas ocasiones le hubiera gustado hacer mejor ciertos detalles, pero antes no tenía la práctica y destreza que tiene en la actualidad. En su cuenta de Instagram muestra algunos de sus trabajos. Por otro lado, lo que menos le agrada, es lidiar con la actitud de ciertas personas que creen que los tatuajes son baratos y quieren desvalorizar su trabajo pidiendo otro precio. Las personas tienen el mal concepto de que el arte es algo fácil y que el artista tiene que aceptar lo que le quieran pagar.

Hace unos meses empezó a compartir su conocimiento por medio de talleres básicos de «hand poke». Se trata de una rápida introducción a la técnica y a los materiales, les enseña a poner el punto y como formar una línea de manera correcta, así como también les explica las nociones principales de bioseguridad para que no corran peligro. El curso lo divide en dos días, en el primero, hace la introducción y una pequeña práctica en soporte no humano; y, el segundo día, les da la opción de hacer una dinámica en la que realizan un tatuaje en piel, ya sea a un amigo o a ellos mismos.

Bermeo tiene cuatro tatuajes hechos a máquina y uno hecho a mano por sí misma, por el momento no ha encontrado a nadie para confiarle su piel en un tatuaje con la técnica del «hand poke». Ella nos confiesa que se hizo cada uno de ellos porque quería plasmarlos en su piel y porque guardan un significado especial. Pero, desde su punto de vista el significado es algo que se ha ido sobrevalorando con el tiempo, en realidad depende de cada persona y la forma en que quiere decorar su cuerpo. No todos los tatuajes deben tener un significado profundo, porque, hasta cierto punto, todo lo que uno decide tener en el cuerpo para siempre, va a significar algo.

Además, los tatuajes continuamente han estado rodeados de prejuicios y relacionados con la delincuencia, en pleno siglo XXI se siguen escuchando comentarios negativos hacia este arte. Bermeo cree que son maneras de pensar entendibles porque vienen de ciertas generaciones en específico, pero, al mismo tiempo, cree que son pensamientos ambiguos. Un tatuaje no mide tu capacidad de rendir en ninguna área y de ningún modo, es simplemente algo que tú decides llevar en tu piel.

Para culminar, Bermeo recomienda que no sé involucren en este mundo por el dinero, que lo hagan por pasión y amor hacia el arte corporal. Es algo que se nota, tanto en la práctica cómo en el acabado del trabajo. Como ella nos conversa hay muchos chicos que se dedican a tatuar solo por estar a la moda, eso de cierta manera perjudica y pone en tela de juicio el trabajo de quienes sí lo hacen por amor al arte. Hazlo, pero porque te apasiona, vas a gastar dinero y nadie te regala materiales ¿Por qué meterte a una inversión sino lo estás haciendo por amor?

 

 

¡Dato importante!

¿Eres artista independiente?

¿Te gustaría ser parte del blog?

Contáctanos y cuéntanos de ti, escríbenos a bl**@***********rg.ec

Mario Suárez: “Creo que un artista nace para la inmortalidad”

925 vistas

 

Mario Suárez Cabrera nació en Piñas en la provincia de El Oro en 1976. Es actor, bailarín y coreógrafo, ha trabajado en “Sandunga”, “Mía Bonita”, “Perencejo”, “Mucho Lote”, etc. Estudió la carrera de creación teatral en la Universidad de las Artes en Guayaquil y fue parte de la obra teatral “Antígona” en Sarao. Actualmente, es parte de la Corporación Zona Escena y realiza indagaciones sobre el teatro, las formas de teatralidad y las formas de construcción de personajes.

Su primera inclinación al arte escénico se evidenció cuando estaba en el primer grado de escuela, en la hora social preguntaron si alguien quería cantar y él alzó la mano. Suárez tenía 6 años en ese entonces y fue la primera de muchas participaciones. Lo único que sabía era una canción religiosa que me había enseñado mi abuela, me subieron a un banquito y canté. Siempre fue así, no conocí otra vida que no fuera la de estar presentando algo. Sin embargo, en el transcurso de su adolescencia se preparó para ser parte de la vida religiosa, hasta que se dio cuenta de que estaba yendo por un camino muy diferente de lo que realmente quería para su vida. Fue una decepción muy grande para mi familia, las personas del pueblo y para todos mis amigos, porque creían que tenía vocación para la vida religiosa. Pero yo quería ir por lo que había sido mi sueño. 

En 2004, Mario Suárez se mudó a Guayaquil para estudiar teatro, danza y música. Fue un camino en el que dejó todo y perdió muchas cosas en el trayecto. No es un juego o un hobby, para mí esto es muy importante. En un primer momento, el teatro fue para él una forma de comunicarse con el público, Suárez considera que es una persona tímida en diferentes aspectos y el teatro lo ayudó a expresarse y lograr un estatus. Luego, encontró el camino de la comedia y de ahí aprendió a reírse de sí mismo y a exorcizar sus miedos. Es un espacio en el que he logrado dialogar con mi vida de una manera amorosa y de reírme de todo. Eso para mí ha tenido una forma de catarsis muy interesante. 

 

“Si me dicen que no puedo hacer teatro, no creo que tenga sentido vivir.”

Mario Suárez

 

Cada uno de los personajes que Suárez ha interpretado son distintos a él y han ido aportando diferentes aspectos a su vida. Son la energía que lo ha llevado a ver la vida de otra manera. Por ejemplo, menciona que “Mucho Lote”, es una mujer que le ha enseñado el camino del trabajo, pero con la que no comparte ciertos criterios, ya que, en un punto, su personaje se vuelve prepotente. Por otro lado, está “Retrato”, una obra de máscaras que ganó el Festival de Artes al Aire Libre en 2018, que trata sobre la soledad del silencio y la última parte de la vida. Cada personaje es una escuela y me enseñan muchísimo. Cuando uno se sumerge en esa piel, el personaje tiene otra forma de mirar la vida y de pronto, uno lo va adoptando. 

Así como sus personajes moldean parte de su vida, Suárez nos cuenta sobre sus referentes en el arte escénico. Cuando se mudó a la Perla del Pacífico se sintió profundamente inspirado por Lucho Mueckay, tiempo después, se interesó por el trabajo de Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez. En cierta ocasión Suárez presenció la obra “Rosa Mexicano” de Regina Orozco y desde ahí decidió dedicarse al cabaret político, es por eso que, en sus trabajos, se puede ver referencias sobre esta temática. El actor de 46 años nos menciona lo importante que es esforzarse en la puesta en escena. Creo que un artista nace para la inmortalidad. Considero que una forma de inmortalizarse es haciendo un espectáculo de calidad.

Es por eso, que Suárez recomienda nunca dejar de lado la dedicación y el esfuerzo diario para desarrollar este arte, ya que solo de ese modo se puede compartir con el público obras que sean impresionantes. Como él lo menciona, se nota cuando el artista está entregado a su trabajo, indistintamente de cuál sea, pero para esto hay que estar comprometido con lo que se está haciendo y tener un profundo respeto por el público. También, comenta lo relevante que es salir a buscar las oportunidades por uno mismo y dejar de lado la queja o el victimismo. El actor de «Mía Bonita» a lo largo de su vida ha aprendido a autogestionar y a no quedarse de brazos cruzados ante ninguna situación. Para poder estar en cualquiera de las disciplinas de arte hay que lanzarse con todo y hacerlo de una manera feliz. No tengo reparo de actuar en una esquina, de hacer microteatro o de presentarme en grandes producciones porque vivo de esto. 

 

“Si eliges el teatro, siempre tienes que buscarlo porque es como tu primer amor, es lo que le da razón de ser a tu vida, es lo que te hace sentir vivo.”

Mario Suárez 

 

La inspiración de Suárez no tiene límites, esta puede ser a través de una canción, noticia, libros, un color o incluso de situaciones más simples como ir por la calle. De pronto llega, se desencadena y si no lo frenas escribes mucho, luego tan solo queda tomar aquello que podría funcionar. Así me pasa con todo. Nos explicó que la idea del teléfono rojo en su personaje de “Mucho Lote” surgió cuando se encontraba en una reunión y se fijó en el color del teléfono que había ahí. Busqué en internet sobre ese objeto y encontré que existía una historia sobre la guerra fría, decidí que mi personaje necesitaría un teléfono rojo en su mesa para poder recibir llamadas.

Suárez es parte de Corporación Zona Escena, un espacio dedicado a la formación del arte escénico que se maneja bajo un laboratorio de creación. La difusión del arte se realiza mediante dos festivales, uno de danza y uno de teatro. Me parece que la corporación ha sostenido de alguna manera la cultura en la ciudad y ahora la municipalidad nos ha dado una casa para convertirla en un teatro. Según Suárez, la organización es un lugar apto para bailarines, actores, cineastas y para todos los artistas que quieran ir, porque es una sala multiusos.

Entre sus proyectos actuales se encuentra desarrollando el espectáculo para la inauguración del teatro, la cual la tienen prevista para fin de año. Se trata de una obra que se llama «Cabaret de 1900» con la que pretende devolverle a la ciudad un poco de la historia de aquella época. También, de forma individual está ejecutando una obra de máscaras que se relaciona a la soledad en el encierro de la pandemia. Y, como un proyecto a futuro, quiere entrenar las emociones en un laboratorio abierto con actores o con aquellos que quieran aprender a gestionar lo que sienten para liberar tensiones. Desconocemos los estados emocionales, estos sirven para el teatro y para la vida, así que estoy elaborando todo un proceso de un texto para estudiarlo con gente que quiera ir a practicar sus emociones.

Fotografías en artículo cortesía de Mario Suarez.

Créditos Fotográficos: Ricardo Luna @ricardo__luna__ Javier Paz @jpazfoto  Juan Carlos Castro @mutantecastro

 

¡Dato importante!

¿Eres artista independiente?

¿Te gustaría ser parte del blog?

Contáctanos y cuéntanos de ti, escríbenos a bl**@***********rg.ec

Yuliana Ortiz: «Siempre escribimos, creo que escribir inicia con la poesía»

587 vistas

Yuliana Ortiz, en pocas palabras, se describe a sí misma como una persona que disfruta de la música y cree que esa es la razón de porque escribe poesía. Sus demás gustos se relacionan a la investigación artística, la filosofía y la política. Lleva en la sangre un vínculo muy fuerte con el mar y toda la naturaleza que este abarca. Empezó a darle sentido a sus escritos a partir de los veinte años y publicó su primer poemario en 2016, hasta la fecha tiene tres publicaciones.

Entre sus actividades, se ha desarrollado como gestora cultural y ha estado presente en la organización de festivales de literatura en algunas ciudades del país. En la actualidad, lleva un año y medio realizando talleres de mediación en el Ministerio de Cultura. Según Ortiz, la mediación es una forma no académica de acercamiento a la literatura en la que se trabaja con un público diverso. Estuve trabajando un año en una casa de acogida de chicas en Guayaquil y ahora trabajo para público en general, en participación conjunta con la Casa de la Cultura del Guayas. Se trata de talleres virtuales abiertos a la ciudadanía en general.

Para ella la poesía es todo lo que podemos ver en lo cotidiano, pero depende mucho de la perspectiva del autor o de la autora para organizar toda esa información. La poesía no solo se escribe, pasa a ser música, cine, artes visuales, etc. Ante todo, es un ejercicio de la mirada por parte del autor o de los autores, está puede ser antropocentrista, cósmica o estar ligada a otras especies. Ortiz no clasifica la poesía por época, le parece interesante ver el tiempo como algo que se mezcla y la perdurabilidad que tienen las cosas. La literatura puede de alguna manera, jugar con los tiempos, de este modo el formato adquiere frescura y contemporaneidad.

Uno de los primeros roces que tenemos con las letras es la poesía, desde pequeños realizamos poemas para las actividades escolares o festividades importantes. Siempre escribimos, creo que escribir inicia con la poesía. Ella comenta que varias cosas son poéticas como el lenguaje, Ortiz disfruta de la sonoridad y el ritmo que tiene el portugués, su segunda lengua. Las personas que deciden hacer carrera con este arte piensan en lo que han vivido y tratan de darle un sentido distinto, buscan otros contextos para hacer surgir los versos.

Considero que una escritura poética siempre parte de preguntas.  Ya sea por alguna cuestión o algún acontecimiento que esté por encima de lo bueno y lo malo. No se le puede dar una característica moral, solo es el hecho en sí. De este modo nace la poesía o al menos así empezó en ella, analizando los sucesos de su cotidianidad como su condición de migrante, porque ser del interior y mudarse a la capital, es una forma de migración. Existen muchos cambios en el vestuario, en el día a día, en las palabras. Ecuador es muy pequeño, pero de un lugar a otro, cambian hasta las palabras, me interesa cómo el lenguaje coloniza los cuerpos, esas preguntas hacen que yo quiera escribir poesía.

 

 “La poesía está más cerca de las personas de lo que pueden pensar, la música es poesía, la gente habla de manera poética dependiendo del lugar en el que estés”.

Yuliana Ortiz

 

Ortiz tiene gustos variados en su hábito de lectura y siempre busca estar en constante cambio. Entre los autores que lee en la actualidad y recomienda está Cristina Rivera Garza, escritora mexicana que trabaja con la autobiografía y trata temas como el feminicidio desde un punto de vista personal. También, menciona a Gladys Gonzales, una poeta chilena que la deja sin palabras por su forma de escribir. Tiene poemas cortitos, es difícil ser tan contundente con un poema tan corto y creo que ella lo consigue muy bien, comenta con admiración. Asimismo, está Aimé Césaire, autor francés que tiene un libro llamado “Cuaderno de un retorno al país natal”, es una obra importantísima para ella que relee cada vez que tiene la oportunidad.

 

 

La vida se trata de estar en variación constante, por tal motivo Yuliana Ortiz no se identifica con ninguno de sus poemas. Lo que ella escribe se caracteriza por la geografía, pienso muchísimo en la geografía cuando escribo, tiene que ver de dónde vengo. Vivir en un espacio insular la ha hecho reflexionar, explica que eso le muestra lo pequeño que somos ante el mundo, si sube la marea las islas tienden a hundirse y desaparecer de alguna manera. Igualmente, escribe desde la figura de lo animal como una forma de expresar lo inexplicable.


Escucha el fragmento del poema: Madre o el retrato de lo insular


Su proceso de escritura se ve marcado por las preguntas, ella se define como una persona obsesiva y no para de pensar en aquello hasta que empiezan a brotar los escritos. Le doy vuelta a una geografía, acontecimiento, palabra o expresión y así es cómo van surgiendo las cosas. Planifica, investiga y lee textos similares para empaparse del tema, pero alude que siempre existirá algo que la motiva y que no tiene un tipo de explicación, simplemente sucede. El primer poemario que publicó se llama “Sovoz” y significa “en voz baja”, porque cuando empezó a escribir lo hacía desde el miedo, eran cosas íntimas y pequeñas, no sentía la libertad para explayarse. Sin embargo, “Canciones desde fin del mundo” lo escribió a través de las similitudes y preguntas que encontró entre la mitología nórdica y la afroesmeraldeña. Es interesante cómo los pueblos del mar a pesar de no estar en el mismo continente pueden llegar a tener ciertas características similares.

En cambio, “Cuaderno del imposible retorno a Pangea” es su poemario geográfico. Está relacionado con el lugar donde nació, el norte de Esmeraldas. Siempre estuvo moviéndose por el mar en diversas islas, eso marcó su vida y la forma en la que se relaciona con las cosas. El tiempo insular es otro tiempo, al menos en las islas, es mucho más tranquilo, dice haciendo hincapié en que por eso maneja un estilo de vida relajado. Además, prefiere escribir a mano, ya que esto la desconecta del internet y la ayuda a pensar diferente. Ortiz en la actualidad maneja una narrativa más suelta y coloquial, dejando a un lado los miedos de expresarse tal cual es y olvidándose de los prejuicios sociales. 

 

Síguela en sus redes sociales instagram y twitter.

 

 

¡Dato importante!

¿Eres artista independiente?

¿Te gustaría ser parte del blog?

Contáctanos y cuéntanos de ti, escríbenos a bl**@***********rg.ec

Gabriela Piñeiros: «La danza realmente cambió mi vida»

781 vistas

Gabriela Piñeiros ha desarrollado toda una carrera profesional alrededor de la danza y a pesar de que al principio no la buscó, ahora es todo lo que la rodea. Realmente la danza llegó a mi vida por una cuestión de azar, comentó mientras rememoraba sus inicios. Por casualidades de la vida terminó en una clase de danza contemporánea a la edad de dieciséis años. Sus primeros pasos en este mundo fueron en compañía de Carlos Cornejo y Laura Alvear, maestros de Humanizarte, Quito. Es ahí donde comenzó a entender lo que es la danza contemporánea y los beneficios que esta aporta al cuerpo.

Al salir del colegio, se formó en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. En ese transcurso descubrió que podía dedicarse a la danza de forma profesional y decidió tomar clases con Marcela Correa y Terry Araujo, importantes bailarines de la capital ecuatoriana. A partir de ahí, ha tomado varios talleres de diferentes técnicas para aprender más sobre este arte. 

La danza contemporánea busca expresar ideas, emociones y sentimientos a través de los movimientos corporales. Gabriela la describe como la posibilidad de accionar diferentes niveles del cuerpo mediante el movimiento, al mismo tiempo que estos cuentan algo. Este tipo de danza es más amigable con el cuerpo que el ballet, ya que está libre del tecnicismo que este representa. Con la danza contemporánea se empieza a ver al sujeto como algo más que lo estético, se observa toda su complejidad puesta en escena.

Para poder hablar de sus coreografías nos indicó lo fundamental que es definir aquella palabra. La entendemos como una secuencia de pasos o movimientos, yo no la entiendo así. Desde su criterio, la coreografía no es solo una secuencia de pasos, sino más bien aparatos de captura de una idea. Mediante ella se puede ordenar el material del movimiento con el objetivo de responder a una pregunta. Le pregunto al cuerpo o a los cuerpos con los que trabajo y traduzco lo que ellos dicen. 

Su obra Ocupar/Vaciar partió de una pregunta que surgió en el transcurso de la pandemia. La autora explicó que lo más innovador de esta propuesta es que logró producir un guion coreográfico, que a nivel de la danza ecuatoriana, todavía no se había hecho. Esto hizo que la obra se consolide y que, además, todas sus capas tengan sentido. Por ejemplo: el guion habilitó que el iluminador y el músico tengan una idea más clara de la obra y entiendan las necesidades de cada momento y de cada bailarín. Han logrado estar en varios festivales del Ecuador, fue un proceso de mucho trabajo para Escena Continúa, un año constante de pensamiento y cuerpo, en donde su grupo logró consolidarse al ser la primera vez que todos trabajaron juntos.

 

 

Escena Continúa es un proyecto que viene realizando desde hace 3 años junto a Jimmy Paredes, su socio fundador. Este surgió como un proyecto de gestión cultural en la ciudad de Loja. Se manejan con varios ejes como la exhibición de pequeñas obras, la formación a partir de talleres y el proceso de comunidad. La gente empezó a interesarse cada vez más por el movimiento libre, a disfrutar de un espacio en el que se pueda confiar en el cuerpo para encontrar respuestas.

Sin importar la profesión que desempeñemos nos vemos expuestos a desafíos y dificultades, Gabriela cree que lo más difícil para ella es encontrar un grupo de creación. Coincidir con un grupo de personas con las que te puedas comprometer, investigar una pregunta  y crear una obra, es superdifícil. Sin embargo, ha contado con la suerte de coincidir con grupos comprometidos, con los que ha logrado mantener los afectos vivos para  hacer que el producto pueda crecer constantemente.

Pero existe otro desafío en este medio, y es que la danza en el país necesita una nueva forma de gestión. Gabriela propone generar circuitos de circulación de obra. Hay mucha gente creando y hace falta que las obras puedan salir y girar en el país. Como ella especificó, existen muy pocos encuentros físicos entre las personas que crean, por lo que se podría habilitar un espacio anual para bailarines, en donde pueda haber talleres. Además, existe poca visibilidad de los procesos artísticos y los espacios  escénicos suelen ser muy selectivos. 

A esto se le suma que la sociedad tiene una serie de prejuicios hacia la danza contemporánea. Entre ellos está el de no entender y creer que la danza contemporánea es solo para público experto en el tema. No debemos de ir a una obra con el objetivo de entender lo que dice el autor, porque las obras en general apelan a la sensibilidad, explicó Gabriela. La lectura que tiene cada persona es válida, puede que a unos les provoque muchos sentimientos y a otros no les provoque nada, el arte es así.

«El público debe ir con la mente y el cuerpo abierto a sentir los estímulos, a dejarse experimentar y así tener un proceso sensible»

Gabriela Piñeiros

Por último, nos comentó que uno de sus próximos proyectos es su nueva obra, Pulsus Ultra, con la cual pretende sumar otro guion coreográfico a sus trabajos, ya que quiere empezar a promover ese tipo de contenido en el país. Creemos que la danza solo se registra en fotos o vídeos, creo que es un proceso innovador, pensar que la danza puede registrarse en un texto. También, ha estado trabajando desde el 2020 en un videodanza que pronto van a sacar, este proyecto es realizado con la agrupación Fractal. Y, a nivel académico, está pensando escribir artículos que planteen a la danza desde una reflexión científica de cómo se validan sus procesos.

 

 

¡Dato importante!

¿Eres artista independiente?

¿Te gustaría ser parte del blog?

Contáctanos y cuéntanos de ti, escríbenos a bl**@***********rg.ec

 

Made Nows: «ahora o nunca»

695 vistas

El graffiti es considerado como una expresión visual en la que se muestran ilustraciones abstractas y mensajes escritos hechos con aerosol. Por lo general, ha sido catalogado con etiquetas negativas, porque se ve relacionado con el vandalismo y lo ilegal. Su trayectoria en la ciudad de Guayaquil ha estado marcada por los prejuicios, la persecución y criminalización por parte de las autoridades que buscan frenar estos diseños artísticos en los espacios públicos. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, ha existido una proliferación de exponentes en esta rama, entre ellos encontramos a Made Nows, un graffitero que nos habla sobre su pasión.

Made lleva 12 años realizando graffitis en la ciudad de Guayaquil, en la entrevista realizada de forma virtual menciona que siempre ha estado ligado al arte. Su gusto por la pintura es algo que lo acompañó toda su adolescencia y fue el impulso para participar en los concursos escolares. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los cuadros y lienzos no lo satisfacían tanto como esperaba, quería algo más.

Tiempo después se mudó al norte de la ciudad y fue ahí donde descubrió este mundo lleno de colores. Relata que vio muchos graffitis en las calles y de inmediato se volvió fan de este arte, a partir de ahí empezó a realizar sus primeros bocetos. “Desde que vi el graffiti en el norte, supe que esto era para mí”, afirma con seguridad.

Made Nows nos explica que su nombre tiene un trasfondo en la técnica llamada wild style. En sus inicios conoció a Roma 123, una persona que fue su mentor y le explicó muchas cosas acerca del graffiti. Además, él fue quien le dio el nombre que lo caracteriza. “Made es una mezcla entre mad-salvaje y la inicial de mi nombre real la «e«. La otra palabra es now-ahora, pero le aumenté la « por el dialecto guayaco. Su frase de motivación es “ahora o nunca”.

El guayaquileño indica con sinceridad que sigue a muchas personas, “todos seguimos a alguien y tomamos pautas de su trabajo para crear uno propio”. Como él recalca cada uno debe mostrar su estilo y sacar a flote su creatividad. El wild style  es su técnica favorita a pesar de ser una de las más difíciles por su estilo complejo y descompuesto, le gusta que las letras se mezclen entre sí. Made se encarga de combinar los colores de su obra sobre la marcha, intenta jugar con todos los tonos y diseños posibles, nunca repite el mismo modelo.

El graffiti según su perspectiva es para mostrar una gama interesante de colores, técnica, corte y estilo. No tiene un propósito profundo como tal, “el graffiti es un arte mezquino, ya que no se relaciona tanto con la sociedad”. Made disfruta de hacer graffiti y cree que es muy importante que este tipo de arte reciba ayuda por parte del gobierno, para que se visibilice más. El arte siempre es un buen acompañante para encaminar a los jóvenes y crear espacios para expresarlo sería un gran aporte. Él espera que el gobierno realice proyectos de arte urbano con mayor frecuencia.

 

 “Lo más lógico es que el gobierno apoye a la cultura en general, eso impulsa a que la gente prospere”

Made Nows

 

El arte urbano y el graffiti

Como él mismo lo explica, el arte urbano y el graffiti tienen cierta relación. No obstante, el primero tiene una connotación más social, llena de técnicas artísticas y significados; el segundo, en cambio, suele ser considerado muchas veces como vandalismo. Por eso, cuando menciona un consejo a quienes quieran realizar graffiti, hace énfasis en que se debe tener pasión por esto y no solo hacerlo por moda. Se necesita ser perseverante, porque es un arte que requiere de tiempo y de dinero.

Made es un artista que está en ambos espacios, el graffiti como una recreación en la que es libre y crea letras complejas llenas de colores; y los murales como trabajo independiente. Estos se relacionan con la publicidad, la decoración y lo comercial. Son diseños que en su mayoría se basan en la naturaleza.

 

Tienda de graffiti – UnderQuil

Made inauguró hace poco una tienda de artículos de graffiti, tiene aproximadamente cuatro meses de funcionamiento. Con ella pretende incentivar a las personas, en especial a los guayaquileños, a que se interesen por este arte. Quiere que “la gente conozca que no solo es el spray y una pintura acrílica para pintar, existen muchas cosas como los marcadores y los chorreadores”. Entre sus expectativas esta que Guayaquil se llene de color y el graffiti tenga una buena acogida, porque son muy pocos los que se dedican a esto en la ciudad.

 

 

¡Dato importante!

¿Eres artista independiente?

¿Te gustaría ser parte del blog?

Contáctanos y cuéntanos de ti, escríbenos a bl**@***********rg.ec

Sara Arana

La abogada del rap: “Nada es más poderoso que el arte”

1.293 vistas

Sara Arana, cantante y compositora ecuatoriana conocida artísticamente como La abogada del rap, nos habló sobre sus inicios en este género musical. En la entrevista, realizada de forma virtual, mencionó que en toda su infancia se vio rodeada por el rap. Mi papá escuchaba mucho a Vico C, al igual que todos mis tíos y primos. Además, siempre me ha gustado cantar, contó sonreída. Uno de sus propósitos con la música es transmitir un buen mensaje a las personas. 

Soy Leo, siempre llevo la contra cuando algo no me agrada, dijo con seguridad mientras se le preguntaba sobre el origen de su nombre artístico. Desde muy pequeña he sido así, de defender a mis amigos urbanos. Mi abuelita siempre decía: Ya pareces abogada de esos chicos. Sara Arana defiende el rap de las críticas y de los estereotipos sociales que existen a su alrededor, quiere demostrar que este género es algo más y que puede ser una inspiración para los demás.

Al preguntarle sobre su primera composición, Sara sonríe y menciona con entusiasmo que siempre lleva presente el coro que escribió:

Yo triunfare, sí

Yo llegaré,

Aunque en mí no crean,

Yo lo lograré,

No me podrán parar,

En el rap demostraré 

Que soy un guerrero más…”

Todos tenemos referentes que son clave en nuestro crecimiento como personas o en el ámbito profesional que nos desempeñemos. Me gusta mucho la diversidad de canciones y géneros, anotó mostrándose algo pensativa frente a la inquietud de quiénes inspiran su trabajo artístico. Mis principales referentes musicales son Vico C, Mercedes Sousa y Celia Cruz.

Al hablar sobre su trayectoria, Sara aclara que todo lo que ha vivido hasta el momento en la música no ha sido un sacrificio. Lo ve más bien como un aprendizaje. Nada es sencillo, pero dentro del proceso ocurren muchas cosas que hacen que todo lo que pasé valga la pena, manifestó La abogada del rap.

La inspiración en el arte viene de cualquier aspecto de nuestras vidas, para Sara su inspiración es el puebloCreo que todos debemos llevar un mensaje positivo y ser la voz de algo, en este caso de las personas que nos rodean, de las personas que todos los días luchan por estar en pie, afirmó con convicción, reafirmando una vez más que la música debe tener significado. Asimismo, cree firmemente que el artista tiene la posibilidad de llegar a muchas personas y hacer que ese mensaje sea escuchado.

Soy feminista, soy activista por los derechos humanos y artivista, porque defiendo al arte, refirió para explicar cuál es el tema central de su música. La abogada del rap ve el arte como una herramienta importante en el desarrollo de los niños, adolescentes y adultos.

En la entrevista nos adelantó que su próximo EP, compuesto por cinco temas, estará increíble y que las melodías fueron parte de un difícil proceso de su vida Todas mis canciones hablan de mis ideales, de lo que he vivido.

 

“Estado opresor, macho castigador, no nos cuida

Gobierno genocida, maldita policía, políticos bastardos

El pueblo salva al pueblo, el pueblo no perdona, el pueblo no olvida

El pueblo no traiciona, el pueblo se levanta, alerta toda hora 

Mi pueblo no perdona, mi pueblo olvida, mi pueblo se levanta, alerta a toda hora” 

                                                                                                                         -Fragmento de Alerta!

YouTube Video

Videoclip de Alerta

 

Sara Arana siempre ha tenido pasión por la escritura. Ese gusto me lo sembró mi mamá, ella era muy poética. Siempre me escribía en el cuaderno de clases una pequeña cartita deseándome un buen día, mencionó con añoranza. Por este motivo las cartas y la escritura tienen un significado importante para ella. Su libro de poesía nació de una pregunta: ¿Qué quisiera que me dijera alguien en estos momentos? Era una etapa complicada de su vida y utilizó la escritura como un desfogue emocional que la hizo sentir mejor. Hay más mujeres que se sienten como yo me sentía en ese momento.

 

“La poesia es algo que nace desde lo profundo de mi corazón”

Sara Arana “La abogada del rap”

 

El contenido de Hiphop es vida representa un apoyo, son palabras que están ahí para brindar fuerza a quien lo necesite. La idea del libro es que todas las personas que lo lean, que están en una situación en la que sienten que todo es color de hormiga, puedan respirar y continuar, explicó la autora. Además, añadió que su próximo proyecto literario sería una autobiografía en donde esté plasmado cada parte de su vida.

 

Me rindo para rendir 

(Poema No. 5)

Me rindo, no soy tan fuerte, no soy tan inocente ni tan sabia

Me rindo porque soy débil, soy mentirosa, jodida, odiada

Me rindo, ya no quiero estar

No quiero estar para todos, no quiero estar para nadie

Solo quiero estar para mí

Nadie está para mí cuando estoy sola

Cuando no tengo fuerza, cuando dejo de creer

Cuando no puedo más

Dejo de creer en ti, dejo de creer en él, dejo de creer en mí

Dejo de creer en todos, pero nunca en Dios

Porque cuando todos se van él queda

Aunque no lo vea, aunque no lo quiera ver, aunque no lo pueda ver.

Me rindo porque soy vulnerable

Me rindo porque necesito llorar

Me rindo porque no puedo ser tan seria ni tan fría

Me rindo porque amo

Me rindo porque he pecado.

No soy perfecta, ni tú

Me rindo porque soy humana

Me rindo porque la perfección no existe

Me rindo porque la verdad duele

Me rindo porque las personas lastiman

Me rindo porque necesito un descanso

Un descanso para aprender

Para emprender, para viajar y pedir disculpas

Un descanso para perdonar, para conocer, para amar, para rendir.

Para ir concluyendo con la entrevista, Sara Arana reveló ser parte de un colectivo de artistas urbanos independientes, quienes a través de la autogestión ayudan a otros artistas igualmente independientes y de escasos recursos. A mediados de enero tienen previsto inaugurar el proyecto Música en Casa en Urbanor.

La idea principal de este proyecto es que las comunidades empiecen a ver que hay otras opciones como el arte. El arte es una herramienta que salva vidas, nada es más poderoso que el arte, expresó. Música en Casa será más adelante una fundación en la que todos los artistas independientes podrán contar con un espacio donde sentirse seguros. Sabemos que hay muchos artistas que no tienen recursos y que no hay programas que los ayuden.

 

Escucha sus canciones en YouTube, Spotify, Apple music, Shazam.

Sigue a La Abogada del Rap en sus redes sociales Facebook, Instagram, TikTok

Foto de la portada del post: picboy – cortesía de Sara Arana

 

¡Dato importante!

¿Eres artista independiente?

¿Te gustaría ser parte del blog?

Contáctanos y cuéntanos de ti, escríbenos a bl**@***********rg.ec